De
la Naturaleza a la Historia
/ Ángel Kalenberg
Minúsculos
/ Hojas de plantas, insectos americanos, provistos de pinzas, serruchos,
élitros, patas angulosas. Una chicharra roja. Escarabajos. Abejorros.
Mariposas nocturnas. Esos, entre otros, forman parte del repertorio
de seres que la obra de Rimer Cardillo despliega desde sus primeros
grabados, una suerte de blow up de hojas e insectos minúsculos.
Eran obras que bien podían pasar por láminas de una lección
de entomología.
En sus grabados, Cardillo patentizó desde entonces una trayectoria
coherente, va hacia la naturaleza, a la fauna, a lo floral y vegetal
americano, a la Gran Diosa Madre que es la tierra y sus criaturas. Y
la naturaleza, como lo señaló Francastel, es "depositaria
simultánea de todos los valores imaginados por los mortales".
Gigantes
/ En Cardillo hay, en todo momento, fidelidad en la representación
y, como consecuencia, los grabados adquieren un carácter distanciado
y objetivante. Pero a poco aparece la infidelidad en la escala, y este
arte meramente denotativo deviene connotativo en virtud de la amplificación.
El tamaño de las figuras unido a la calidad de los materiales, el
color, la precisión del diseño, descubren en chicharras y libélulas
un sesgo casi amenazante, que provoca en el espectador una sensacioón
de extrafiamiento y suscita la misma cuota de imaginación que el
reinventado rinoceronte de Durero.
Esa monumentalidad otorga a la obra una realidad-otra: la realidad objetual
se torna realidad plástica. ¿Cardillo fotorrealista? Por los
años setenta, si nos atenemos a la imagen resultante, sí. En
sus grabados de esa época, Cardillo no se preocupaba por elaborar
una semiotica connotativa y esta actitud lo identifica con los fotorrealistas:
la fotografía le vale como modelo. Y el artista como artista, dibuja,
graba, pinta o esculpe de acuerdo a las técnicas convencionales
para producir obras de arte que representan de un modo precisoe, exacto,
frío, fiel, el modelo, que es una fotografía. Cardillo parte
de la fotografía como los fotorrealistas, pero no sucumbe a la
seducción de copiarla. La emplea directamente reproduciendo fotomecánicamente
el reticulado de las transparencias. En el caso de Cardillo debiera
hablarse, con mayor propiedad, de fotorrealismo fotomecánico.
En definitiva, Cardillo opera de igual manera que los artistas pop (el
fotorrealismo, se sabe, es el non plus ultra del Pop Art), y asume la
premisa de que la fotografía reproducida constituye un material
de información objetivo. El lenguaje del blow up (de por
sí una elaboracion plástica, que se remonta a la Gigantomaquia
de Homero, y pasa por Michelangelo Antonioni), refiere a un modo muy
latinoamericano pero poco uruguayo de ver el mundo: el de la desmesura.
Geografía desmesurada, plantas aplastantes o pérfidas, insectos
encarnizados y animales venenosos.
Los desmesurados insectos del lenguaje que articula Cardillo, expresan
(exorcizan), además, los demonios interiores del artista. Es que,
como escribe Octavio Paz, "Un paisaje nunca está referido a
sí mismo sino a otra cosa, a un más allá. Es una metafísica,
una religión, una idea del hombre y del cosmos."
Relicarios
/ Luego, aquellas hojas vegetales y aquellos insectos estampados sobre
papel fueron acondicionados en pequeñas cajas con la paciencia y
la minucia del científico. Con el tiempo, las cajas dejaron de albergar
grabados y se vieron pobladas por trozos de sudarios, puntas de flecha
paleolíticas, cajas rituales de macumbas. "Es un ambiente que
siempre me sedujo, dirá Cardillo, esas santerías brasileñas
de la macumba que entreveran las caparazones de las tortugas con las
hierbas, las raíces y las tallas de madera"... ¿Reliquias
en relicarios?, ¿contenedores de historias o fetiches?, ¿acaso
féretros de una naturaleza expoliada, de culturas primigenias subyugadas?
Hace lo mismo que los magos, que trabajan con orugas, sapos, tatuajes,
hechicerías, intentando recuperar de la tierra lo prístino,
lo no urbanizado ni civilizado, Cardillo unge con poderes demiúrgicos
un animal, una ramita, una piedra, y así evoca culturas ancestrales.
El artista sostendrá: "Esas cajas estaban muy vinculadas con
el relicario y con el díptico y tríptico religioso. Yo siempre
he tenido una atracción muy grande por el espacio sagrado, las catedrales
góticas y las ciudades arcaicas de Perú y México".
Y agrega: "El hecho creative es una ceremonia. Yo siempre lo vinculo
con la labor del sacerdote o del brujo primitive."
Mestizaje
/ Hacia principios de los ochenta, el artista es seducido por la arquitectura
colonial y el Barroco latinoamericano, proponiéndose una síntesis
de la que participan textos, insectos, Cristos crucificados, edificios
barrocos latinoamericanos, relicarios e imágenes religiosas. En
su serie de tres grabados Durero en Sacsahuamán (1981), conviven
el escarabajo ciervo de Durero con las piedras, la argamasa y los huecos
de la muralla inca.
Las obras únicas sobre papel, realizadas a mediados de los años
ochenta, incluyen además de la impresión en relieve, frotados
de pigmentos en polvo y pastel y pintura acrílica. Esas obras de
Cardillo parecieran una réplica del frottage de Max Ernst.
Es la réplica de un grabador que confronta al grabado consigo
mismo (¿metalenguaje?), gofrando los materiales que habitualmente
se emplean para grabar: la madera, la piedra litográfica, y aún
la piedra y el metal. Aquí se constata un pasaje del mundo orgánico
al inorgánico, al mismo tiempo Cardillo emplea la matriz como el
medio idóneo para su exploración. Ya durante la época de
su formación, en Dresden, solía realizar copias entintando directamente
las figuras yacentes que forman parte de las losas sepulcrales.
Es que el grabado siempre es huella de algo no-presente. En sus obras
originales, Cardillo opera con la técnica del arqueólogo, como
por sucesión de estratos y se leen como un palimpsesto: papel pegado,
pigmento de color por encima, y todo sobre el contorno de una vasija,
en Ánfora con línea roja, 1986. Cardillo está buscando
apoyarse en las raíces latinoamericanas: las piedras ceremoniales,
los objetos de oro precolombino. Pero también en las piedras del
maestro uruguayo Joaquín Torres García.
Cajones
/ Ya en sus grabados gofrados, Cardillo manipulaba la tercera dimensión
sobre el piano del soporte, tornando virtual la realidad de los materiales.
A fines de los ochenta ha pasado de lo virtual a lo real: ha optado
por las tres dimensiones, es decir, por el volumen, el espacio. Ha optado
por la escultura. Las pequeñas cajas acostadas (de entomólogo)
de otrora se yerguen y dan lugar a los cajones verticales de madera
que guardan y protegen, en su interior, pequeñas figuras de otros
materiales, como Isadora Altar, de 1987-88. (¿Altares?, ¿retablos?,
¿capillas?).
Estas obras se inscriben en una tradición uruguaya que ha indagado
las posibilidades de la madera (por ejemplo, Torres García y los
artistas del Taller Torres), y que, por otro, ha explorado las posibilidades
de la caja, del cajón (en una línea que va de Germán Cabrera
y Washington Barcala a Nelson Ramos). Así como Cabrera guarecía
sus esculturas en metal dentro de cajones de madera, Cardillo incorpora
dentro de los suyos, elementos que agreden al espectador, y que continúan
vinculados al mundo del grabador, su mundo.
Alarma
/ Y ahora, desde comienzos de los noventa, opta por llevar a cabo site
specific installations, es decir instalaciones que mentan un sitio
específico de la naturaleza. Recordemos algunas. Silent Barrack
(1989), testimonia el dolor del artista por la persecución política
y la tortura en tiempos de dictadura en esta región del mundo. Quebrada
de los Cuervos. Instalación. Revelaciones. (1993), estaba armada
en torno a un texto, un cupí y pendones estampados en serigrafía
sobre tela (como si fueran tapices colgantes), que son grabados agigantados
del paisaje uruguayo, advierte contra la destrucción de vida y cultura
indígenas. Catafalco (1994), el diccionario lo define como
"túmulo adornado con magnificencia, el cual suele ponerse en
los templos para las exequias solemnes", y el artista lo emplea
para denunciar las muertes por razones políticas, y sus exequias
anónimas. Pachamazon (1996), incluye objetos recogidos en
el lugar y gigantescas xilografías de 300 x 200 cms., ampliaciones
de pequeñísimos apuntes al natural tornados durante un viaje
por el Amazonas, mediante los cuales lanza un grito de alerta acerca
de la depredación de los bosques pluviales y de la cultura nativa.
Una preocupación similar a la puesta de relieve por Pierre Restany
en su Manifiesto del Río Negro.
Camara Sixtina: Imagen de la memoria (1997), consiste en una
sucesión de cajas con transparencies iluminadas, iconos de un Porto
Alegre pretérito -las fotografías tomadas veintidós años
antes por el propio artista- y colocadas entre los pilares del Viaducto:
la obra hibrida a Durero con el Aleijadinho y el Porto Alegre de hoy.
Araucaria (1998), nombre de árbol originario de América
del Sur, que sucesivas devastaciones ban hecho desaparecer. Ñandú
(1999), versión sudamericana del avestruz, que puede verse en libertad
en los campos uruguayos, lanza un alerta por la explotación comercial
de especies en vías de extinción.
En todas ellas, Cardillo en lugar de representar, presenta los objectos
sin intermediarios (objetos recogidos en cada lugar, con la vocación
del antropólogo, o metamorfoseados en cerámicas, serigrafías
y grabados).
Cupí
degli Uccelli / Aquí, en la instalación de la Bienal
de Venecia, Cupí degli uccelli (2001) se trata de una nueva
version de un cupí, término guaraní que designa al
montículo del nido de las hormigas y que Cardillo emplea para mentar
los cerritos que muchas culturas nativas de América del Sur utilizaban
como lugares de enterramiento. Estas formas cónicas hechas de tierra
remiten al mundo del Génesis, al final del cuarto dia de la Creación
("Esta es la tierra. / Crece en tu sangre / y creces. / Si se apaga
en tu sangre / tú te apagas.", escribió Pablo Neruda),
y metaforizan una noción cíclica de la naturaleza en la que
vida y muerte están interconectadas. Estos cupí son como
fragmentos del cosmos. En la cosmovisión de Cardillo se parte desde
el génesis, desde lo tectónico, lo primordial, lo terráqueo
en la convicción de que "renovar el mundo significa reconsagrarle,
hacerlo semejante a lo que rue in principio" (Mircea Eliade).
El cupí de Cardillo está recubierto por cerámicas
moldeadas sobre animales muertos que el artista ha recogido durante
sus viajes por América del Sur (por ejemplo, armadillos, pájaros,
tortugas, lagartos) y del valle del río Hudson (por ejemplo, mapaches,
pájaros, peces). Los cubanos Ana Mendieta y Juan Francisco Elso
también trabajaron con huellas: las de Mendieta eran señales
de su propio cuerpo, en tanto Elso "con la terracota fresca aprehendía,
real y ritualmente, la huella -el poder- de una mazorca de maíz,
que volvía así a la tierra de donde había surgido... Elso
indagaba en una cosmovisión de sentido universal basada en acervos
latinoamericanos, de los cuales emanaba una comprensión de los fines
del ser humano en el mundo y una proposición ética". Esta
interpretación, que Gerardo Mosquera ensaya para Elso, vale en todos
sus términos para Cardillo y su apuesta por un tiempo circular,
mítico, donde la renovación se da en la recuperación de
los orígenes.
Este Gran Cupí central estará rodeado por una imagen
de Tlazolteotl (diosa de la creación y de la purificación de
la tierra en el imaginario azteca) serigrafiada sobre espejos colgados
de las paredes. Los espejos multiplicarán el cupí al
infinito en un efecto caleidóscopico que el artista experimentó
con motivo de sus viajes en canoa a lo largo de los ríos interminables
del Amazonas. La selva lluviosa y el cielo se reflejaban en los ríos
durante los días y semanas de sus recorridas, cambiando y repitiéndose
a sí mismos a cada nueva curva.
Los espejos reflejan y absorben las imágenes de los espectadores.
De tal manera, Cardillo logra involucrarlos física y espiritualmente
a su obra insertándolos como testigos y participantes de esta "ceremonia
de la memoria", mediante la cual se impulsa una lectura transgeneracional,
la trasmisión de la historia entre generaciones, la actualización
del pasado, en virtud de lo cual "cada generación se despega
de la precedente y se coloca en posición de constituirse su heredera".
Hacer
propio / La producción de Cardillo admite múltiples lecturas.
Elijo unas pocas. Ante todo, su obra se presta para un abordaje desde
la ecología pues pone en evidencia el enfrentamiento y el daño
que la tecnología inflige a la naturaleza. Aquí es precise anotar
que el alerta de un latinoamericano difiere al de un artista primermundista,
ya que éste parte de una naturaleza domesticada, sometida, deteriorada,
en tanto el paisaje del Nuevo Mundo aún pertenece al ciclo de las
fuerzas naturales en pugna.
Habida cuenta de los sucesivos estratos superpuestos con los que trabaja
Cardillo, Amalia Mesa-Bains ha hablado de una "estética arqueológica".
Esa superposición puede ser legitimamente entendida como hibridación,
mestizaje, entre formas europeas o norteamericanas y contenidos latinoamericanos,
y a través de ello el artista consuma una versión orgánica
del manierismo que constituye una de las originalidades del arte latinoamericano.
Finalmente, esta lenta, morosa, indagación acerca del pasado, acerca
de los orígenes (uruguayos, latinoamericanos), esta indagación
acerca de una identidad nacional y continental, acerca de la construcción
de una cultura es, también, una indagaciín acerca de los
propios orígenes del artista quien pareciera haber asumido el verso
del Fausto de Goethe: "Lo que has heredado de tus padres,
para poseerlo, gánalo".
Ángel
Kalenberg
Director
Museo Nacional de Artes Visuales
Montevideo, Uruguay